赵旭东武洪滨罗士泂:中国艺术人类学前沿话题三人谈:艺术家的身份建构与认同理论研究

ZhaoXudong,WuHongbinandLuoShijiong

摘要:艺术家身份认同不仅存在一种内在的自我认同,同时还存在一种社会层面影响之下的外在身份认同。无论是自我认同还是外在身份认同的建构都是在由艺术家所处的体制、市场等诸多要素构成的复杂的“艺术场域”中进行,在此过程中出现一个值得警醒的现象便是艺术的界定变成艺术家的界定。

Abstract:theidentityofanartistinvolvesnotonlyself-identitybutalsoanexternalidentityundersocialinfluences.Butbothself-identityandexternalidentityareconstructedinacomplex“artfield”composedofvariouselementslikethesystemandthemarkettheartistiswithin.Duringthisprocess,analarmingphenomenonisthatthedefinitionofartisturningintothedefinitionofartists.

Keywords:artist;identity,identityconstruction;artanthropology;artcriticism

一、艺术家的身份认同

赵:可以。这里有几个点可以谈,非常重要的一点就是今天的艺术家的认同取向是社会取向还是个人取向?原来的艺术家更为强调“出淤泥而不染”,强调自己的独特性;现在则可能更为入世地去接受一些称号,接受团体和协会的认同。同时在实际的社会层面,这些称号是不是跟他的声望、利益以及生活方式联系在一起?国家层面是不是会认同这些称号?换句话说,如果没有这个称号他是不是就进不到这个体系中来?

赵:这里所说的艺术史是指1949年以来的艺术史吗?

赵:这种现象是现代的,还是说传统就有呢?

武:社会学意义上对艺术家的身份认定,从古希腊就有,到文艺复兴还有。但是在没有进入市场概念的时候,这种状态相对来说是稳定的,而且在一定程度上是自律性的。在今天中国经济制度层面上的转型时期,社会层面出现了转型时期的特有现象或者说是一种不适应性症,导致这个社会层面出现某些“拧巴”的现象。这时候你会发现,这种“拧巴”对于事物本体的建构会产生一些意想不到的介入。比如说,我们今天的艺术家甚至是可以被某种权力所“命名”的。

赵:你说的“拧巴”,是说制度本身存在矛盾吗?还是说个人的追求跟制度本身是不能相互融合的?是不是说国家的力量占据着越来越重要的地位,艺术家会越来越进入国家的轨道里?

武:实际上内部较为复杂。有主动迎和上去的、有反抗的、也有先反抗后共谋的,各种形式都存在。目前力量感最强的依然是国家层面,但我们发现有一个重要新兴力量的出现,就是市场。市场的逻辑与意识形态的逻辑分属两个范畴,当国家意识到这点,会有意的管控市场,尤其在转型期,两种力量碰到一起就会出现上述的复杂现象。而且中间还有一个文化语境问题。中国艺术处于一个杂糅的时代:古典、现代、后现代、当代的概念同时存在,它不是线性逻辑演变过来的。所以当这几个不同团块同时存在,利益诉求便不一样,落实到社会层面,他们的权力关系也不一样。官方可能更代表古典形态,精英阶层或者知识分子阶层更倾向现代主义,但大众文化可能在后现代语境当中存在。这三块力量同时也都在艺术家身份认同的问题上,用自己的力量对它进行建构。

赵:那就是说艺术家本身还是相对自由。他可以在很多场域之间跳跃,而不像学者离开这个制度就很难生存。

武:艺术家的独立色彩比纯粹知识分子更突出,因为实在不行,可以出卖作品。但是相比强大的制度,这不是主流。他们依然跟知识分子面临着同样的问题。一般来说排除在“体制”外的人,无法与体制内的人站在同一条起跑线上。艺术家们通常会选择比较温和的态度,也有的会采取对抗的态度,因人而异。就是说他的自由也不尽然是纯粹的自由,而是被选择之后的自由。就艺术家与体制间的关系,布迪厄曾提出一个将知识分子视为“统治阶级中的被统治者”的论点颇有启发性:“在一个极端,存在着专家或技术人员的作用,他们为统治者提供象征性服务;在另一极端,则存在着自由的、具有批判意识的思想家,他们赢得了反对统治者的角色。”

赵:艺术家面临的困境也很大,且必须从中有所选择。为了追求艺术他可能更想民间化,但是为了追求稳定又要进入到国家体系之中。随着年龄的增长,这种认同又会改变:年轻的时候可能要抗拒一些东西,年老之时可能就想回到这个制度里头来。年龄还是很关键的,因为艺术毕竟还是跟精力、经历和创造性都连在一起的。布迪厄研究法国艺术品市场时,他指出了靠一个象征性资本或者文化资本上的意义所带动的艺术家的成长的社会过程。在中国是不是原来就根本没有此类市场,是在追随西方艺术发展而发展起来的?还是原来就有,只是在这基础之上加以重新改造?过去文人字画在文人之间流通,实际就是一种文人和士大夫之间相互交流的一种方式,借此而跟老百姓的生活区分开来,形成一道艺术贵族化的防线。中国与西方相比有何区别?

武:布迪厄所指的“市场”在中国以前是没有的,这是一种“前市场”形态。市场方式是人类存在必不可少的一种方式,这是历史的必然。今天中国的市场形态跟布迪厄看那时的法国不一样,法国是完整逻辑体系下成长起来的资本市场形态,但是中国特色的市场包含着一些非市场因素在其中。在面对利益这个核心问题的时候,跟西方没有太大的区别,但是在制度的角度上不像西方那么制度化地追求利益。我国的市场机制还不健全,它会采用很多方式去逐利,这就会产生很多不是市场本身应该有的东西。市场本来是追逐利益最有效的一种方式,但是它又不按这个方式来,这就导致了很多问题的出现。这种现象在艺术领域也会出现,艺术家的身份认同在很大程度上是需要市场的认同。但当市场不是一个规范的、良性的话,投机行为、非正当竞争手段都成为获得身份的方式。为什么今天卖得好的总是那些人,艺术市场更像是一个权贵市场。不像十八世纪的文艺沙龙吗?就是那么一些具备资格的人在玩少数人的游戏。这是一个问题。

赵:今天很多从民间来的人愿意挤到这个带有国家称号和认同上去,从分析的角度来看,艺术家是追求一种认同、一种利益还是追求一种社会的认可呢?

武:在一定程度,社会认同跟利益追求都是绑在一起的,绝对不是单纯地追求一个东西。

赵:所以就是说今天艺术领域尤其是那几个大的协会,变成一个半官方的性质。

武:他们身份级别有清晰的认定,比如这些机构的负责人分别属于不同级别,带有一种层级清晰的官僚体制色彩,原本属于民间身份的机构却拥有官方身份,其行为本身也就具备了某种权力特征。一些由他们主办的展览或活动具有认定功能,比如在其中获奖会与艺术家的职称、薪金、晋升挂钩。

赵:因此艺术品最后还是控制在权力的手中。

武:但是后来市场进入以后,权力被分走了一块。至少有其他力量进入到这里面,这时候权力也意识到这个问题,刚开始抵制,控制、管理、联合,在这个过程中有彼此斗争、彼此示好、甚至彼此媾和形成共谋机制。在艺术领域,原本采取对抗姿态的先锋派也开始出现了交叉身份或者灰色地带。这种身份的转换本身就是一个很有意思的话题。

赵:只是在我们的文艺批评中涉及不多。

武:艺术批评也是争论了好些年。批评的不独立,在一定程度上也是共谋机制的一份子。也有尖锐的批评家,但是你会发现尖锐的批评家,在出现利益的情况下也会出现违背初衷的行为。所以在中国艺术批评相对独立的姿态,需要土壤。不是说这些人完全没有气节,但是关键是不能持之以恒,不能保持这纯净的学术姿态。经常会因一些外力的影响而改变。

赵:所以也是一个场域。

武:还是回到场域的概念,场域最终的结局就是共谋的达成。米歇尔·福柯关于权力与主体的关系的理论便涉及到这个问题的深层,最终导向话语权问题的出现。所以这个话题谈论起来会有无限的触角和延伸。

二、从艺术的界定到对艺术家的认定

赵:在这种情况下,对于“艺术”的界定是否发生多样性的改变?在对它定义的过程中甚至有“没有人是艺术家,也没有人不是艺术家”这样的表述。

赵:所以变成界定“艺术家”,而不是界定“艺术”。

武:界定艺术家是一个认定的问题,是一个场域的问题。命名一个虚无缥缈的意识形态的东西是有难度的,但是命名一个活生生的人是很简单的事情。命名之后,这个载体所做的事情就是艺术。于是悄无声息地偷换了概念。

赵:这与“非遗”传承人的命名有点相似,实际上传承人能代表一项艺术吗?有时候也不能代表,因为很多民间艺术是一种集体性的文化传承。

武:赵老师说的是,原本是艺术范畴的事就有可能转变成某种权力之争了。根据本雅明·布洛赫的分析,“我说这是艺术”这一言语成了实际辨别艺术与非艺术的行为。但不是仅仅保护那几个传承人,因为会有偷换概念的结果产生,会把艺术偷换成人,这时候这个人又成为利益的获得者,人变成文化资本、符号资本,他就可以进行资本变现了,艺术这个东西存不存在都无所谓了。这就是布迪厄发现的文化资本最后是怎么偷偷地取代了艺术本体意义上的那个价值而变成另外一种价值的过程。所以我觉得文化学者、人类学学者应该充分意识到“非遗”中存在概念的偷换这个问题,他们应该承担起更为重要的责任。

赵:这里是不是还涉及到一个“真”与“假”的问题?比如过去我们一般是从外面看艺术家,感觉他是真的在追求所谓的“真、善、美”,但是经过解构之后,“真、善、美”可能就变得很弱化了,实际只是让大家怎么看起来更好看一点儿。是不是这样一个转换呢?

武:身份认同应该分两块,一是内在的身份认同,二是外在的身份认同。内在的身份认同是人作为艺术家本身的“自我认同”,是永远存在。每个艺术家都有对艺术本真的追求,关键是这种认同现在不占主流了,外力的作用更明显了,外在的认同成为认同的主要力量,。这与我们所说的当代艺术研究转向有一定关系。艺术本身不说话,社会在说话,必然会带来这个结果。当代艺术最核心的一个观点就是介入社会。

三、人类学方法论的转向

武:赵老师从文化转型角度谈一下今天艺术学的这些现象,从您的视域提供一个思路。

一是以前的木工活,在原来的建房中有很大的作用,但是现在却没有了,上面的绘画以及富有文化意义的符号当然也就改变了。包括原来的衣食住行,情形都是一样在改变。我们在羌族地区调查时发现,他们原来的房子是石头的,上面是木板铺就的,然后再垒上去一层,石头和石头之间的缝隙用泥简单粘合,留一点缝隙,然后灶就在下面,他们日常吃的那些腊肉就都挂在上面的木头架上,烟一熏这些肉就不会坏。房子本身就是一体的,相互是可以循环的,他们的衣食住行文化也是围绕着房子而展开,人们会在灶堂边欢歌跳舞。但是现在水泥房一隔开,灶也不方便了,就成了一个仅仅居住和聊天的空间,腊肉就没有了,如果没有烟熏它就坏了。过去一个人家要做好多好多的腊肉,但是现在就变成总是要找新鲜的肉或者在集市上去买,腊肉做的少,人情往来的机会也受到影响。

二是房间的结构,你再也看不到传统意义上的那种房子,现在到处都是同质化的混凝土结构的房子。可能就是表面上有一点羌族的特点,但实际上已经不是羌族传统的。过去一层一般是留给牲畜的空间,二层才是人住的,但是现在全改变了,一层也能住人,有水电暖、厕所等,这就使得当地的水也可能都有供应的危机。在这个意义上,我称之为文化价值意义上的转变,即人们选择了一种更为方便、更为现代的生活。

武:您觉得这个选择是主观因素多还是被动因素多?

赵:我觉得这个很难说谁多谁少,就是相互的。可能开始不想改变,尤其是成年人,但是新的口味是培养的,当他一生下来之后就有一个电视,电视里的东西可能就会慢慢改变他。

武:人类学的方法落实到实处会像无数点连成线那样呢?还是推翻以往的方式以一种动态的方式相区别于原来的方法?这让我想起了艺术史的叙述逻辑,它也是一个点一个点在那,只是叙述的人怎么把它连起来,所以现在有人提出来,艺术史重新叙事或重写艺术史,因为以往固定的模式令人质疑。就像您刚才所说的,每个片段都在那存在,怎么把它连起来可能有无数叙事的角度,这也带来无穷的难度。

赵:从理论的讨论来说,更应该像你说的从动态的角度去延展。我们以往的习惯做法是在一个地方蹲点,然后对各个方面开展描记,但是怎么延展开来没有太好的办法。这就需要有一个大局的把握、对线索关联性的把握以及对宏大历史的脉络的把握,我认为今天是需要有这样描述的传统。

武:如果这个逻辑成立的话,那么这种描述就不应该是唯一的。所以新的历史学观点对历史描述的客观性与真实性进行质疑。甚至提出,艺术比历史更真实,因为它的方式是超越史料的,因此也就不存在史学叙事上的杜撰或者更主观性的东西,所以说文学艺术是更历史化的学科。这就给艺术家身份带来了另一个更重要的维度。

武:尤其是看到那张“计划生育”几个字被涂改后的标语,说实话是有点无奈与辛酸。它体现的是中国老百姓与制度的一种关系,也体现出了一种狡黠的东西,或者说他们的迎合、适应的状态,可以瞬间把一些东西拧过来。

赵:再一个可能是说,他们用涂抹这种方式来反抗过去。

武:涂抹的方式具备某种艺术行为的特征,是民间智慧的一种表现。所以您说的“世界银行”的标语字样,一定是民间智慧或者说村民的一种行为,因为官方没有任何的逻辑引起他们去做这件事情,是民间人士主动配合这套体制而产生的一种体制规训下的行为表现。所以从这个角度来说我并不悲观,虽然这些东西我们自己消费的越来越少,但值得庆幸的是它成为了世界的一部分,至少还有市场,存留的理由还存在,如果没有市场就可能跟人类没有关系了。现在我想能保住,至少还是人类的。如果没有西班牙这些市场,那么可能就没有在民间存在的理由了,未尝不是一件好事。也说明地域和文化的不同也呈现出某种需求的不同。我们在当下对一些好的东西可能没有形成一种需求,而今天的需求就是跟市场联系在一起,于是我们就没有这个市场。按照这个逻辑,有市场存在的话是不是说市场背后的那个需求就是一种文化或者说真正的对市场的支撑物?至于在哪个国家并不重要,至少还有人需要。我们认为很土或者怎么样,但西班牙却可以把它上升到国家形象。

武:您刚才说的很有启发性。就是人类学的关照,应该有所改变、增加或者增补。观照物的改变肯定也会带来方法的更新,这是必然的。您刚才说的转型本身,一定程度说如果要达到某种事物的观照,方法就必然会有新的要求,可能是人类学面临的挑战,也可能是它发展的一个可能。

其实这在整个学术语境都是存在的,诚如福柯带来的改变,他是把历史学和考古学的主次关系颠倒过来了。他不认为历史是最重要的,而认为考古是最客观的,历史应该为考古服务。而我们现在是把考古为历史服务,本末倒置,实际上考古的东西才是最重要的,而历史的叙述是人为的。所以福柯的颠覆带给我们很多的启发,比如很多方法在以前是铁打不动的,这样的方式却可能存在漏洞。所以我们需要思考既往的方法是否奏效。人类学有个核心的很好的东西跟福柯的判断也有关系,至少能够提供很多偶然性的判断,这些看似偶然性的切片,就像是考古的结果。在这个意义上,人类学和考古学实际上做的是同样一件事。当他提供的模本和点越来越多的时候,人们才有更多的方法和阐释的理由,当阐释的东西多了,最终也会离真理越来越近。

赵:人类学以往在异文化这些点上提供了一些经验,这些实际上还是很有益的,属于对那个时代的描述、记录和整理,未来我们还是要有这些点上的研究。但我们还需要进一步加工这些点上的研究,开始从不同学科的维度去研究这些点,原来可能就一个人类学,现在有多个分支学科,其中艺术人类学成长就很快。当然,艺术人类学家切入到艺术之中去,又跟原来的纯粹的艺术观不太一样,包括法律、政治都是这样慢慢衍伸出来的,我觉得艺术人类学能看到一些新的视角,不同于以前的人类学家所看到的东西。

四、体制内外的艺术家

武:从艺术人类学的角度来看社会对于艺术家身份的认同,您觉得有什么样的思维角度对它产生一些有益的构建。

赵:在我看来艺术家、工匠或者艺术的实践者在今天都发生了一个社会角色的改变。这个角色的改变是随着时代的反思性连在一起的,就是知识和社会的自觉状态,这种自觉是一个突出的特点,所以身份的自觉开始变得凸显出来。比如说,原来没有传承人的概念,现在“非遗”开始有传承人,传承人概念实际上就是一个反思性的结果。文化如果被认为是由某个人传承的话,那么传承的概念就影响到了传承人本身。

这次去做调查有一个很有意思的例子。县文化馆的一个人得了抑郁症,什么原因呢?他做剪纸在当地很有名,但是剪纸不是他一个人,上报非遗传承人的时候只能报有限的一两个。在报他的时候其他人就有争议,但是已经把他报上去了,他就天天想着是不是哪天会把他给弄下来。实际上要是没有传承人的概念,他就老老实实做剪纸,就不会得什么抑郁症。当然这是一个极端的例子,但是象征性的体现了这个时代的知识和观念以及这些符号的社会性,如何影响人对自己的界定和身份的认同以及对这个世界的反应。

如果我们仔细考察,就可能会看到在有这个概念之前的剪纸和之后的剪纸,它的形态的改变。你看过去的老太太,她也弄不清楚什么传承人的概念,在她们的眼里所有这些都是祖上传下来的,因此在那老老实实地剪,这就是一种娱乐和挣钱的方式。但是现在就不是,我要参加展览、进入名册、作为礼品送人,要做的唯美、符合现代性之类的。

武:您刚才说的主体性的介入、知识的介入可能会在一定程度上增加它自律性的变化之外,会增加某些他律性的东西。因为有了功能性、目的性的要求的话,有可能会改变事物本身的存在。您思考的问题就是,当有这种可能性之后,这个剪纸本身的样式会发生什么样的变化,这是我们值得考虑的很重要的一个点。

赵:随着人们对自己从事的行业知识的扩展,自身身份的不确定性也在增加。搞剪纸的看到别的人有发展,自己也有可能去改变。过去的剪纸艺人身份是清楚的,就是把一张纸剪成了一幅图案,图案属于剪纸的文化传承。但是现在就不一定,设计师也在找寻和追溯它的样式,并参与其中设计出一些并非纸上的大型的东西出来。所以今天的知识创造开始使我们的世界变得更加丰富,同时也使得不论是民间手工艺还是艺术自身的定位,开始发生一些游移、改变和不确定。

武:知识的界定在某种角度是增加量,在另一个角度是减少。有可能知识的介入会泯灭其他一些在这体系之中的非知识的消亡。比如说,传承人这个概念提出来之后,我们会发现从业者可能面对的不是这个事情本身,而是这个身份本身。当他没有获得这个身份的时候,或当这个身份没有满足的情况下他是不是会从这里头抽离出来,从事其他的事情。其实身份本身也许会伤害了事情的本身,这实际上就是谈论了两个问题,一个是职业化,一个是使命化。在艺术角度来说,是对使命负责还是对身份负责,一定会面临这个问题。

赵:那么这些民间艺人或者说艺术家,是不是他们的创作无论从内容还是形式都发生了某些改变?应对外部的东西他会加入某些新的东西,比如说年画,可能会把今天的一些新东西加入到年画里面去。

赵:当时很多的大画家都画连环画,另外它也是国家声音的一个宣传品。

武:这跟当时大的环境是有关系的。它是那个年代有效的娱乐方式,给那些没有较好的文化基础的人提供了一个好的视觉读本。有点像中世纪的视觉艺术,用图像代替了说教。它有它存在的语境,但是现在已经不存在了。所以艺术家或者说从业者的身份其实有一个变迁或者说改变。

赵:而且改变的速度在加快,不经意间某种形式就被排除掉了。现在哪里还有所谓传统的原汁原味的手工艺,都加入了很多现代的新东西。

武:原汁原味的都进博物馆了。就像您说的,以活态的方式好像不太可能了,它开始衍生、变化。这时候原生态价值的保存是在于静态的保持还是怎么保持?这时候我们对于传统的保存的价值到底在哪里?能不能保存传统?这是一个问号!

赵:可能未来面临的一个问题就是你所说的传统重要但是究竟应该怎么保存的问题。习近平主席最近不是也在提文物保护、文化保护,这以后的确是一个问题。前几天我在学校这边看到一位收破烂的老人,在拆一些看着还很好的实木桌子。而校内另外一边正举办梁启超、陈独秀、李大钊、鲁迅等的书信展览,都是最后花大价钱把那些东西拍卖回来,像我们办公室这些东西未来可能都是当破烂卖掉了,但是不知道什么时候又当成一个文物给收回来。

武:如果原来要是能够当成文物收回来也行,就怕销掉了,这种事情在当下还是大量发生的。

赵:是因为这些人有名就大量收回来,没名就没有了。

武:要传承,还得要有传承的身份。同理,在艺术领域里,不具备身份这样一种概念的话,那这种艺术样态就有可能不能被保存,最后回到非常实际的话题上去了。

赵:就是谁能决定物品的存在。所以还是属于知识、权力以及话语这些东西。

赵:一方面从基层艺术家的身份认同来看,他们越来越受不确定因素的影响,使身份开始发生改变,但另一方面又有很强的追求艺术家身份的认同,传承人、艺术家称号、进入艺术百科的名册等,这些都是他们所喜欢的,然后借助协会来为自己扬名。

武:从这个角度来讲,就不得不借助动机理论来分析了。也就是为什么要这么做,显然背后是有利益诉求,在市场条件下和传媒如此发达的语境下,身份是可以带来经济效应和转化为经济资本的,这是非常重要的一点。简单来说就是经济行为已经在左右他的这种行为了,即布迪厄的文化资本在某种程度上也是可以变现的。布迪厄指出,具体化的文化资本的主要效用在于给个体带来超常的价值。它能为拥有文化资本的个人“提供物质利益和符号利益方面的庇护:任何特定的文化能力(如在文盲世界中能够识字的能力)都会依靠它在文化资本的分布中所在的位置,获得一种超常的价值,并给它的拥有者带来可见的利益”。这个变现是他行为的理由,曝光率、知名度都是构筑其经济效益的一种支撑力量。文化资本就是经济资本这是布迪厄给我们最大的启示。在布迪厄看来,所谓文化产品,正是客观化的文化资本和经济资本的统一。“文化产品既可以表现出物质性的一面,也可以表现出符号性的一面。在物质性方面,文化产品预先假定了经济资本,而在符号性方面,文化产品则预先假定了文化资本。”

罗:但是如果那个符号被打破了呢?比如我前两天看了一个新闻,大意是说某书协把之前的一些官员都清空,因为他们由于贪污等事情已经下马了。他们之前的作品可能可以卖几万块钱,但是现在拿到网上卖几十块钱可能也没人要了。

武:你所说的这个“符号”偷换了一下概念,那个“符号”不是作品的文化符号,是头衔作为一个“符号”。头衔有一天会被打破,但是作品作为文化符号可能会相对稳定点。这里作品如何成为符号可能是另外一个问题,但是如何拥有头衔这个符号可能会有其他的因素在起作用。所以那些有官员身份的艺术家,一卸任画价就一落千丈。为什么都愿意在这个位置上不走呢?因为只要在这个位置之上,就是艺术的附加值,这是今天很强调艺术的身份的原因。

赵:实际上近代以来,当资本的力量进入以后这种情况就变得普遍。很多艺术家必须结交一些企业界、官僚界的人,然后通过先送后卖的方式,来提升他的影响力。

武:这是一个纯粹市场的操作逻辑。安迪沃霍就曾经直言不讳地说过:“你需要依靠一个优秀的画廊,如此‘统治阶层’的人才会注意你,散布对你未来事业充满信心的议论,这样收藏者才会买你的作品。”意思即你能介入一个有效的群体你就具备成功的基石了。他很清晰,在市场里面就应该用市场逻辑来影响你,所以说中国的艺术家在追求身份的时候其实也在做同样的事情而已,只不过不像西方市场那样完全由市场说了算。我们的市场在一定意义上还是还存在权力左右的因素,在某种角度上,获得了某种权力的认可就获得了一定的市场认可。我们没有完全走市场自身的逻辑而走了另外一个让权力拥有者与合流者认为更奏效的逻辑。

赵:所以以后可能由上而下、由下而上都会受到资本逻辑的影响,制作出来的东西更多具有商品的味道。因为现在也要求快速转化为生产力或商品,这个带来的是所谓工匠精神的丧失。工匠精神实际上是反这个东西的,你说一件商品要费一年才能做出来,费时费力,没有什么人愿意给你投入。而且我觉得艺术跟市场的越来越密切的联系。在一定意义上都是晴雨表了,通过拉升艺术品的价格,提高大家这种所谓的消费的欲望。

罗:桑内特谈论到匠艺的时候就说,“匠艺活动其实是一种持久的、基本的人性冲动,是为了把事情做好而把事情做好的欲望”。让我们看到的似乎就是匠人与匠人精神之间的紧密联系。

武:这就是我们所说的使命的概念。传统的艺术家或者说近代的艺术家的逻辑,就是为这个行当负责。而今天更多的是把它当做一种手段了,是为了让生活更优越而负责。其实是从艺术本体转移到艺术社会这一个概念了。因为艺术就像一条船,整个市场就像汪洋大海,无可遁形,历史之趋。这时候已无法回到以前那种以天才或工匠命名的艺术家的状态。那个时代已然成为了历史。

五、艺术人类学的定位

赵:大学实际上是在生产一些艺术家,是面向市场化的吗?

武:大学也许根本没有考虑这些,它只考虑怎么生产这些产品。至于这些产品能干什么,能达到什么标准都没有人去考虑。尤其是前几年艺术类院校的大量扩招,是完全不符合市场逻辑的行为。一个社会对于艺术家的需求永远不会像对工人那么多,每年都在生产,这不符合经济规律,没有实现供求对等。生产出一批批的毕业的学生,至于这些学生以后做什么职业已经不是他考虑的事情了。

赵:那是不是中国的基层又需要这些艺术?比如当年文化馆吸收了好多从民间来的艺术,它是另外一种培养的方式。但是大学里头培养的大学生他下不去,实际上民间可能需要有这么一些人来把这些民间的艺术发扬光大。但是有一个趋势确实能看出来,就是民间社会对民间艺术的形式的挖掘、认同和偏好都有所增强,同时这方面知识的积累也在迅速增加。

武:民间需要艺术,但是民间的艺术需求也是有度的。发展艺术是一个长期的事情,而不是一个大量的生产就可以立马见效的,这是两码事。这里面包含了好几个问题。随着人的进步、时代的进步,人们对于艺术的需求一定是呈现增长的态势。但是我们看到局部的一些效果,要运用人类学方法考察这些局部效果的真实性和有效性。还有就是民间对于艺术的追求和培养,能不能跟教育有效性结合起来,因为我们现在官方的办学或者学院派的教育,在一定程度上还没真正跟民间有水乳交融的联系,民间文艺还没有真正进入到学院的教育里。

赵:所以艺术人类学是不是可以做一个中介的角色?

武:人类学是一个很长远的学科,至少现在已经提供了一些很宝贵的资料和论证的论据。所以长远的需求我是非常看好,相比很多其他学科要做的更实在。其实最适合将民间文化艺术跟人类学共建起来,形成一套教育体系。因为在一定程度上我们现在艺术学科是非常静态化的一种传承,根本没有达到我们说的人类学这样新鲜的、原生态的东西,没有进入到文化生态体系当中去。

赵:人类学的好处是它走基层路线,它能看到各个地方的差异性。另一方面人类学家也想一些普遍性共同性的问题,我觉得未来这个可能是很重要的。

武:人类学为艺术学提供了一个很大的空间。人类学考察的结果在一定程度上就是在为我们论证并为我们提供一些资料。而我们现在却恰恰没有看中这些论证并使用这些资料,而是一直抱着所谓的传统和体系按部就班的往下走,没有停下来的意思。而且建立在艺术人类学基础之上的艺术学研究有一个很大的支撑,这一支撑相区别于一整套既定的理论。这才是最本土化的支撑,这点个人觉得可能是以后学术研究的突破点。

赵:文化的认同、艺术家的生产以及民间手工艺的传承等,这些可能在今天变得不是那么界限清晰各自分离的领域,相互影响,复杂性逐渐地增加。过去一个艺术家就是很简单,现在可能要应付很多社会的荣誉、申请的事务性的活动。

罗:您说像有些画家被邀请现场作画,他们本身是如何看待这么一种行为呢?经常能看到一些“试墨”之类的。

武:很大程度上就是我们所说的“走穴”。这种活动基本上就是赚钱的活动,这不是创作的逻辑也不是纯粹的艺术行为,而是一种经济行为。地方上也会主动邀请,如果没有这样的身份是不会有这样的机会的。一般“走穴”的人是有一定组织,组织者一定对他们的身份有要求,两者可以挂钩,他要考虑怎么从中获得益处。这是一个非常清晰的经济行为。当然他们也时不时地披上古代文人雅集的外衣,让人觉得是一个文化的行为。

赵:这可能也变成民间地区官场、企业家、艺术家三角互动的平台。

武:那这个人卖的画价一定不高,一定不是特别有名的人。如果是特别有名的,一般他不会去参加,而且去了也不会这么做。

赵:而且艺术家一旦有什么签约,比如荣宝斋签约,就不动笔了。

武:要想一下,他这画一笔就是相应的钞票。这种情况在中国尤甚。

赵:西方也不容易这么做,油画也不好现场做,就变成拍卖、交易。中国又是交际又是赚钱的方式。

武:西方市场相对来说也比较规范化了,天价现象也不大会出现了。而且民众对于艺术品的欣赏能力还是相对比较稳定与理性,市场上对于他的价格的认定也是相对稳定的。所以西方的艺术家听到中国的艺术家的这种状态是非常羡慕,非常想来中国掘一桶金。因为他觉得不可思议,在这边卖的一幅画的价格可能是他一辈子卖的画的价格。这不正常,只能说市场出现了问题。不仅仅是艺术领域,其他领域难道不这样吗?有时候问题并不是出在艺术本身上,而是很多其他因素造成的后果。所以为什么要名头、名衔、认同。中国还有就是名片上有很多的头衔,他为什么要这么印呢。这是变现的符号。

赵:人类学称其为“静默的交易”,一看就明白了,不用说。实际上今天好多人也不敢随便学艺术,学了也不一定能够吃饭。但是现在确实好多成了名就变成富翁级的了。

武:利益驱动使然。你看每年的艺术报考,报北京电影学院的,中戏的,大多是奔着明星梦去的。这是一个非常典型的市场逻辑投机心态。

赵:现在想一夜成名的人太多,媒体也在催促。什么星光大道之类,好多东西好像也不用学似的,当然他们自身肯定也有一些天赋了。这可能就是教育本身出了问题,就是说好的人才无法通过教育培养出来,好像只能通过星光大道这样的方式才能选出人才,特别是艺术人才。这还包括一些手艺人、传承人,一上了电视,人一下子就火了。

武:这也是媒体的霸权行为。因为它有这样一种权力,通过它可以达到这种效果,而其他机构未必能够达到这种效果。所以媒体往往是作为共谋者或者霸权者中的一份子而存在的。其实这是最不正常的现象。一夜成名在一个正常的社会状态下是不应该出现的。因为他违反了人基本的发展规律。这种偶然性的非偶然性出现只能说明社会出了问题。

赵:所以好多预测都是没法理性预测。今天也差不多了吧。今天所谓碎片化阅读,思想也是碎片化,而好多有意思的思想可能就是产生于对话聊天中。以后可以进行不同学科的对话,还是很有必要的。

THE END
1.参观艺术展览的好处参观艺术展览是一种文化体验,可以给人带来许多好处。艺术展览不仅仅是展示艺术作品的场所,更是一个启发思考、提供灵感的地方。下面是一些参观艺术展览的好处: 参观艺术展览可以拓宽视野和思维方式。艺术作品是艺术家用独特的方式表达自己的内心世界和对现实的理解。通过欣赏艺术作品,观众可以了解不同时期、不同地域的艺术http://www.zjjbh.cn/zt/840/
2.线上艺术展厅可以展示哪些内容,为艺术传播带来了哪些好处6.艺术品保护:线上艺术展厅对于珍贵的艺术品保护非常重要。一些珍贵的艺术作品在实体展览时需要进行严格的保护措施,而线上展厅可以提供更好的保护,避免因触摸、气候等因素对艺术品造成损害。 7. 艺术家推广:线上艺术展厅可以帮助艺术家扩大影响力和知名度。通过线上展厅,艺术家的作品可以被更多的人看到,从而提高艺术https://www.bilibili.com/read/mobile?id=28662143
3.火爆全城的艺术展:揭秘让你流连忘返的五大理由学术性和专业性:一些艺术展注重学术性和专业性,这些展览通常会邀请专业的策展人和评论家参与展览策划和评选。这些专业人士可以为观众提供更加深入和专业的解读和建议,帮助观众更好地理解和欣赏艺术品。社会性和参与性:一些艺术展注重社会性和参与性,例如公共艺术展览、艺术家驻地计划等。这些展览可以让观众更加深入https://baijiahao.baidu.com/s?id=1770472558088342631&wfr=spider&for=pc
4.百问中国艺术名家丨陈天艺术家提供5.最喜欢哪位艺术家、明星、作家、知识分子、政府官员和网络红人?为什么? 没有。 6.有没有自己崇拜的艺术大师? 毕加索。那个历史节点上造就了他,同时他就是一部缩小版的西方美术史。 7.您觉得怎么样才能称得上是大师?可不可以通过有效的学习,从而成为大师? https://news.artron.net/20220722/n1112350.html
5.做一个女性艺术家究竟有哪些好处?界面新闻她们的作品大多由可视化的文字、标签和数据组成,以呈现出女性艺术在行业里所受到的冷遇,并且作品中还带有些许的幽默嘲讽。《做一个女性艺术家究竟有哪些好处》,游击队女孩儿这样写到,如:没有追求成功的压力;不用跟男人在一起被展览;可以在打四份工的时候逃离忙碌的艺术圈;知道你在年满80之后有可能被赏识;绝对不https://www.jiemian.com/article/7985763.html
6.展览系列公共影像《澳大利亚失落的印象派艺术家:约翰·罗素2023年7月27日(周四), 作为亨利·马蒂斯中国大陆首次个展“马蒂斯的马蒂斯”的首场影像公共活动, UCCA尤伦斯当代艺术中心携手乐平基金会、澳大利亚驻华大使馆, 共同呈现《澳大利亚失落的印象派画家:约翰·罗素》, 并邀请观众在影像中,追寻马蒂斯与罗素之间的艺术影响,在当代与历史档案中, 通过画作、生活、19世纪艺术家们https://new.qq.com/rain/a/20230824A07L3D00
7.全面解读《疯狂的石头》(疯狂的石头)影评在艺术作品中,作者或多或少会受各种观念、准则的支配与潜移默化的影响。从影视艺术“盗贼”故事的原型和母题来看,在庙堂文化中,盗贼无恶不作,烧杀抢掠,横行乡里,怯懦的人们对他们敢怒不敢言,但盗贼只有凶狠没有智商,在聪明的好人面前总是丑态百出,正义的勇士路见不平拔刀相助,但往往都会遭遇困境,最后都是清官https://movie.douban.com/review/1063869/
8.国庆看台指南·展览遇上农具与木梯,这个当代艺术展回归传统与自然艺术家申凡作品《湖畔天梯》 平杰说,以往的展览都在美术馆里,“白墙,空的,东西放进去就是一种纯粹的展示。而这个特别的展览却大不一样,各种材料、创意、观念都必须与空间融合,恰到好处。”参展艺术家希望,通过把传统建筑与当代艺术、自然环境融入一体,产生一种新的多元化的当代生态文化与空间概念,“或许可以形成一https://www.jfdaily.com/wx/detail.do?id=67224
9.带你看一场不一样的艺术盛宴每个艺术家眼里的美都不一样,生活并不缺少美,缺少的是发现美的眼睛! 2、多看书、多看电影、多看艺术展览是为了刺激长出更多新的神经元! 图片发自简书App 图片发自简书App 图片发自简书App 图片发自简书App 图片发自简书App 图片发自简书App 智力不是脑大小来决定的!而且脑神经元联结多少来决定的! https://www.jianshu.com/p/3ff3500a4030
10.与“90年代”前卫艺术展览史有关的十段回忆Hi艺术在这里,我们看到快速发展的实验艺术在面对滞后的展出体制之间的矛盾开始变得尖锐,艺术家们自觉的发起各种半地下式的展览活动。那时的艺术是鲜活的,生动的,正如纪录片导演吴文光用一句话概括展览“是我!”——“作品都在里面,人都在外边。”,http://www.hiart.cn/feature/detail/b37gwvv.html
11.扩建后的纽约现代艺术博物馆创新展览叙事方式湖南博物院艺术,无论主题如何,通常都是关于其他艺术的,即使对现代艺术家来说也是如此。尽管现代艺术家拒绝墨守成规、循规蹈矩,尽管那些敢于冒险的人们永远地改变了我们对其他学科艺术的看法,但他们并没有拒绝过去。恰恰相反(参考T.S.艾略特的著作《传统与个人才能》),他们想像自己和所崇拜的其他任何时代的艺术家一样优秀。https://www.hnmuseum.com/zh-hans/node/7737
12.艺术品展览时的标签,怎么写才是对的?艺术怎样管艺术品展览时的标签,怎么写才是对的? 和其他商品一样,标签是观众了解艺术品的重要工具。一个规范、简洁、准确的标签,能有效的传达关键信息,促进他人对作品的认知。经过长期实践,标签的写法也有了一些基本原则和规范。 1 标签的常见写法 艺术品标签通常包括艺术家姓名、作品名称、创作时间、材料形式、作品尺寸、售价https://www.shangyexinzhi.com/article/363114.html
13.艺术家与商业品牌联名,为什么总有强大的消费吸引力?近日,南法Gérard Bertrand吉哈伯通酒庄旗下拉克拉普法定产区的豪斯古堡 (Chateau l’Hospitalet) 联合艺术家牛佳共同推出限量版包装,在莫高窟长大的青年艺术家牛佳从敦煌壁画中汲取灵感,以作品《穿梭》建立传统壁画与葡萄酒的连接,展现双方历经时间沉淀,化短暂为永恒的遥远相似性。同时这一合作也是品牌向中国传统艺术https://m.cls.cn/detail/888460